NOTA: Antes de empezar, os recomendaría que leáis el poema, que no está incluido,aunque tampoco es imprescindible para entenderlo todo. También os quería comentar que esto es la respuesta del último examen de mi carrera.
«El arte es una cosa muy hipócrita. Coge la
subjetividad de los gustos humanos y los convierte en objetos concretos y permanentes.
Y los gustos de la gente cambian a lo largo del tiempo. Algo que se consideraba
serio puede considerarse alienígena cuando esos gustos cambien. Si su intento
de seriedad no aguanta el tipo, pasan a considerarse algo cutre y naíf. Pasan a
considerarse campy».
-George Weidman.
«La basura es descartable, pero eso no quiere decir
que no sea aprovechable».
-Bennet Foddy.
El canon literario es una cuestión muy complicada y
compleja y cada vez que aparece se sabe que algo va a salir mal parado. La
oferta literaria, especialmente hoy en día, es extremadamente grande y variada,
pero el canon nunca va a recoger esa variedad. No podría y, a veces, tampoco ha
querido.
En su origen hebreo, el canon se utilizaba para
separar los textos sagrados de los que no lo eran. En la antigua Grecia, el
canon se utilizó para seleccionar ciertas obras históricas y literarias, que
sirvieran como elemento unificador e identitario. Conforme se desarrolló la
literatura, los criterios formales pasaron a ser más importantes. Aún así,
nunca se trataba solamente de criterios formales, sino que siempre había algún
criterio moral o formal por debajo. El canon, al estar basado en el consenso
general de muchos académicos, se trata de algo abierto pero muy difícil de cambiar.
Nada puede entrar a menos que se eleve a los criterios previamente aceptados.
Véase como ejemplo de esto la referencia a Penélope, la mujer de Ulises en La
Odisea.
Ejemplos paradigmáticos fueron el Renacimiento y el
Neoclasicismo, ambos con requerimientos formales y temáticos concretos.
Irónicamente, a pesar de ser ambos períodos prescriptivistas que miraban hacia
la tradición helenística y la poética aristotélica, ninguno de los dos mantuvo
tal cual sus criterios formales. El Renacimiento cogió las novedades formales
de Italia, como el soneto, y el Neoclasicismo cambió la forma de hacer teatro,
mezclando la tragedia y la comedia en el drama sentimental. Con ello,
fomentaron un nuevo tipo de moralidad, basado en el raciocinio y el buen
ejercicio de la función pública.
Esto confirma que, en el fondo, el canon es un
baremo de calidad literaria que no escapa de los intereses culturales o
políticos de su tiempo. Estos pueden cambiar, sí, pero eso siempre se debe al
paso del tiempo y al acuerdo entre mucha gente.
Basándonos en estos criterios formales antiguos (los
cuales, de hecho, se intentaron recuperar en el Franquismo), la poesía de los
años 70 es polémica ya desde un criterio formal. Este poema no tiene una
estrofa definida, ni rima. Ni siquiera tiene comas. Es un poema totalmente en
contra, en forma y en contenido, de aquello que se consideraba como bueno. La
poesía de los Nueve Novísimos fue polémica porque, entre otras cosas, no
cumplía con los estándares de calidad que se planteaban desde las academias
para integrarlos en el canon, que como acabo de expresar se usaba para impulsar
un determinado tipo de cultura y de ideas sobre los demás.
Pero entonces llegó mayo de 1968.
En ese momento histórico se dieron innumerables
protestas sociales de todas clases: desde laborales a independentistas de las
grandes colonias, pasando por feministas, raciales y a favor de los derechos
LGBT+ (las protestas de Stonewall Inn ocurrieron en 1969). Sin embargo,
lo importante de esas protestas no fue solo su contenido, sino su forma y el
tren de pensamiento detrás de ellas. No había un plan organizado, sino una
serie de consignas idealizantes. Esto los situaba, no solo en contra de ciertos
gobiernos o ideologías políticas, sino también de la propia realidad tal y como
la concebían los baby boomers, con su racionalidad anglosajona. Sobre todo,
estaban en contra de la sociedad que simbolizaban sus padres. Me recordó un
poco al comienzo del videoclip de We’re not gonna take it, de Twisted
Sister, con un padre que estuvo en la guerra y ahora le grita a su hijo rockero.
Pero este movimiento revolucionario presentaba un
problema: nadie se dio cuenta del verdadero potencial del capitalismo para
asimilar ideas.
Marcuse, en Eros y civilización, expresó cómo
el capital se estaba apropiando de ciertas ideas que eran el pilar básico de
este movimiento y lo estaba vendiendo de vuelta a los propios manifestantes. El
principio básico del capitalismo, según Adam Smith, era que los sujetos
racionales tomaban decisiones a la hora de adquirir un producto según si ese
producto era de calidad o no. Por desgracia, esto en realidad no es así. Las
marcas descubrieron que, por medio de la publicidad y la cultura, podían
influir en las decisiones de compra de la gente. Por ello, la publicidad pasó a
vender no tanto el producto en sí, como una idea a la que asociaban ese
producto. La alienación del consumidor consistía en que conceptos como «libertad»
o «amor» habían sido tomados por las grandes empresas y se estaban vendiendo de
vuelta. Precisamente de eso es de lo que trata este poema en conjunto: de la
inherente contradicción que existe entre la realidad y la imagen expresada en
la ficción, especialmente en el cine y en la publicidad.
Todo el poema está dirigido, en forma de apóstrofe,
a una mujer que no existe, al prototipo de mujer fatal. Este es uno de los mitos
más comunes de la ficción pop, especialmente en los años en los que se compuso
este poema.
En el mismo primer verso se encuentra la figura
retórica que sirve de tema central de este poema y del resto de la poesía se la
época, para ser sinceros: el oxímoron. Las palabras represión y emancipada
aparecen casi juntos, en el mismo verso, lo que genera una fuerte
contradicción. Pero es esa misma contradicción sistémica lo que la Escuela de
Frankfurt se ocupó de analizar. Adquiere un poco más de profundidad en los
siguientes versos. En ellos, aparece el tabaco como símbolo de esta
contradicción. El tabaco se había extendido por todo Hollywood y, desde allí,
al resto del mundo, como una estrategia de las tabacaleras para vender más. De
nuevo, estas compañías no estaban vendiendo solamente tabaco, sino una estética
que se asociaba con el tabaco. Sofisticación.
El asco amortiguado es la referencia directa a los
efectos de esa contradicción, ya que está separando a la persona de la imagen
que intenta proyectar. Incluso hace referencia al concepto del tabaco como
elemento para agilizar una espera con la expresión quemar el tiempo.
Otro símbolo más profundo está en la pantera. En las
películas de los 50 y 60 eran muy habituales las películas históricas o
fantásticas con animales exóticos, así que la pantera sería una referencia
fácil de entender. Este animal se relaciona con el exotismo y la sensualidad,
algo que refuerza la falsa sofisticación del tabaco. Pero como este ya estaba
siendo un reflejo contradictorio, no hace sino profundizar en la desgracia
irónica de esta mujer imaginaria. Deja en el aire la duda de, si con esta
referencia, la mujer está idealizada o cosificada.
Tras la referencia a Penélope, nos encontramos con
un fragmento de la canción que da nombre al poema, lo que lo haría una forma de
pastiche. Pero va más allá porque, al colocar esa parte de la canción que versa
sobre el amor en el contexto de este poema, lo convierte en un desengaño
ridículo. Un pastiche supone coger un elemento de otra obra y usarlo en otra,
utilizándolo como si fuera una creación original. Solo que no es así y todos los
lectores lo saben. Este pastiche supone sacar la canción de contexto y, visa
desde fuera, suena extraña y vacía.
Aparte de la referencia a Penélope, la otra
referencia clásica ocurre cuando el poema utiliza la expresión «salirse de
madre». Esto se puede entender en el sentido más superficial y cercano al pop
de desmelenarse, pero también con el sentido clásico de «matriz», del útero. Se
refiere con esto a escapar de la concepción tradicional de la mujer franquista,
destinada a ser madre y a cuidar de la casa y los hijos. Por último, la
referencia al rimmel, una marca comercial de maquillaje, cierra el poema
indicando de nuevo que esa mujer imaginada no puede escapar de la publicidad.
Este poema es una muestra del arte camp.
Según Susan Sontag, el camp es una autoconsciencia y un gusto especial
por el arte demasiado cantoso y artificial. Algo que, por exagerado o por
cutre, pierde la suspensión de la incredulidad. aunque también se refiere a las
obras contemporáneas, las que aún no han tenido tiempo de asentarse como parte
de la cultura y se van a ver reducidas a el saco del «arte popular» y
despreciadas por la academia. El resultado es el disfrute irónico de aquello
que se está leyendo, viendo o jugando.
Existe un videojuego llamado Getting Over It.
Consiste en escalar lo que se anuncia como una enorme montaña de basura. En
realidad, no es exactamente basura, sino elementos prefabricados del motor
gráfico gratuito Unity. El juego hace el esfuerzo consciente de apilar todo eso
de mala manera, desafiando la física y la lógica. Además, sabe que los
jugadores han visto ese sofá o esa escalera en otro juego. Es camp,
igual que el poema, en el sentido de que habla de la devaluación del arte una
vez se lo saca de su contexto y se analiza como el producto de consumo que no
deja de ser.
El camp de Fumando espero al hombre que yo
quiero proviene de la exageración e ironía de las obras pop al hacer un
pastiche con ellas y colocarlas en un poema hecho explícitamente para remarcar
la contradicción entre la falsa sofisticación del cine y la publicidad y la
realidad de muchas mujeres que adquirieron esa pose impuesta disfrazada de algo
nuevo.
El camp es uno de los puntos centrales de una poesía
que basaba su concepto principal en el trabajo sociológico de la escuela de
Frankfurt: el resultado de la reflexión sobre el arte como un bien de consumo.
Un arte que ironizaba sobre esa concepción falsa y artificial del propio arte
para vender.
Un arte que, en el caso de Nueve novísmos poetas
españoles, era en sí mismo un bien de consumo.
Tras el acuerdo de España con EEUU, la literatura
social dejó de tener sentido. Ese fue un proyecto creado entre los círculos
intelectuales de izquierdas para reflejar la sociedad de su tiempo y que la
gente tomase conciencia de la carestía general que sufría el país. Esto
desapareció con el cambio económico, que supuso muchísmo dinero para incentivar
la industria y el turismo, así como películas de Hollywood y abundancia de
productos de consumo. Así, la izquierda española tuvo que acogerse a las nuevas
ideas de la Escuela de Frankfurt. Por otro lado, toda la ficción popular
extranjera y el turismo estaban dando la sensación a los españoles de quedarse
atrás, al mismo tiempo que la convulsión política se reactivaba. Los novísmos
no pertenecieron a ningún movimiento político, ni siquiera eran un grupo
organizado en sentido estricto, pero coincidían con esta necesidad de algo
fresco, alejado de la sensibilidad nacionalcatólica e inspirado por la
literatura y el cine extranjeros.
Sin embargo, de toda la poesía que se lanzó en aquel
momento, Nueve novísmos poetas españoles fue sin duda la obra más
polémica. Se anunció seis meses antes de su lanzamiento, haciendo de las
críticas un movimiento publicitario. La antología trataba una serie de temas relacionados
con la misma contradicción que expresa este poema, e incluso se atrevían a
buscar esa contradicción en ellos mismos.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta un pequeño
detalle: este poema no pertenece a Nueve novísimos poetas españoles.
Carlos Barral y José María Castellet, editor y
antólogo respectivamente, buscaron a los escritores que iban a formar parte de
esta supuesta generación. De hecho, hubo poemas por encargo. Más que una
antología representativa de una poesía que existía en es momento, parecía una
maniobra editorial. Estos poetas se regodeaban de la estética camp para
remarcar la contradicción sistémica propia y ajena, pero eso no quita que su
propia obra fuera parte de ese mercado que estaban satirizando.
Sin embargo, a pesar de ser una maniobra comercial
para el incipiente mercado literario contemporáneo y de haber caído en la misma
trampa que criticaban, creo que existe un genuino valor en el reconocimiento y
elevación de lo que por aquel entonces se conocía como «subcultura», de lo que
no se valoraba en la academia.
En realidad, puedo demostrar por qué de un modo muy
sencillo.
George Weidman es un crítico
de videojuegos que publica vídeos en YouTube bajo el nombre de Super Bunnyhop.
Bennet Foddy es el creador de Getting Over It.
Y los acabo de citar en
la respuesta del último examen de mi carrera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario